viernes, 25 de noviembre de 2022

CAFÉ MODERNO (PONTEVEDRA)

 

Exposición THIS IS POP! DAS LATAS DE ANDY WARHOL ÁS TÚAS en Pontevedra









63 producciones de 29 artistas que abordan el arte Pop desde sus orígenes en los años 50 hasta nuestros días. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton, Peter Blake, Yayoi Kusama, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Eduardo Arroyo, Rafael Canogar, Damien HirstTakashi MurakamiJeff Koons, Yoshitomo Nara, Julian Opie, Mr., Shepard Fairey (Obey), Kaws, D*Face, Boamistura y Okuda, entre otros.

La exposición recopila 63 producciones de 29 artistas que abordan el arte pop desde sus orígenes en los años cincuenta hasta nuestros días. Podremos ver en ella obras de Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton, Peter Blake, Yayoi Kusama, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Eduardo Arroyo, Rafael Canogar, Damien Hirst, Takashi Murakami, Jeff Koons, Yoshitomo Nara, Julian Opie, Mr., Shepard Fairey (Obey), Kaws, D*Face, Boamistura, y Okuda, entre otros.


El arte pop fue un movimiento surgido a finales de la década de 1950 en Reino Unido y Estados Unidos como reacción artística ante el expresionismo abstracto y que se caracterizó por el empleo de imágenes y temas tomados de la sociedad de consumo y de la comunicación de masas aplicados al arte. Utilizaban imágenes conocidas con un sentido diferente para lograr una postura crítica de la sociedad de consumo. El neo-pop, por su parte, es una corriente artística vivo ejemplo de la posmodernidad del siglo XX donde ironía, repetición, apropiación, deconstrucción y distintos lenguajes o referencias generan un arte a veces kitsch y de matices mixtos. No hay homogeneidad, igualmente se utilizan como fuente de inspiración las imágenes de la cultura popular que los medios de comunicación de masas. Todos los artistas neo-pop tienen en común el hecho de utilizar la iconografía de los comics, de los dibujos animados, de los anuncios publicitarios o incluso la de la obra de otros artistas pop ya consagrados. Igualmente, si algo caracteriza el arte urbano del siglo XXI alrededor del mundo es su heterogeneidad. Las intenciones de sus autores son muy diversas y variadas, no todos manejan el lenguaje de la subversión y la ironía, no todos tratan de incitar en el público reflexiones sociales ni políticas, pero sí buscan llamar la atención, sorprender al ocupar un espacio público no concebido inicialmente para albergar obras de este tipo, al convertir la calle en un museo al aire libre.

Lo que une a todos estos movimientos es un sistema referencial y subjetivo. Se trata de unos estilos que regresan a la realidad cotidiana de la vida diaria, una cultura popular con protagonismo de la televisión, las revistas o los cómics.

Esta exposición incluye una selección de artistas que llevan trabajando el lenguaje pop desde sus orígenes a mediados del siglo XX hasta nuestros días, realizando un análisis comparado de las producciones artísticas de EEUU, Reino Unido y España. A través de un recorrido multidisciplinar y de carácter divulgativo, el público podrá contemplar desde las serigrafías de Marilyn Monroe elaboradas por Andy Warhol, hasta las famosas latas Campbell protagonistas de su producción, o la repercusión en España con el Equipo Crónica, pasando por el arte pop en Reino Unido y la continuidad en el pop urbano.

 

  • DÓNDE:

    Praza de San Xosé, 3. Pontevedra (Pontevedra)

  • FECHAS:

    22 SEP A 14 ENE 2023

  • HORARIO:

    LUNES A VIERNES 17.30 a 20.30 h

    SÁBADOS 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 h

MUESTRA INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN CONTEMPORÁNEA

 


Exposición IMAXINARIA. IV Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea, Santiago de Compostela





La imaginación como refugio, inspiración y simiente del proceso creativo, es la premisa de la que parte IMAXINARIA, IV edición de la Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea, que acerca a la Sede Santiago de Compostela, un año más, lo que se está haciendo en el ámbito de la ilustración a nivel mundial. Una exposición que, como viene siendo habitual, pone el foco en los trabajos más personales y experimentales de los ilustradores e ilustradoras seleccionadas. Artistas con un alto perfil multidisciplinar, provenientes de diferentes sectores como la pintura, el cómic, el mural, el graffiti, la animación, la moda, el diseño gráfico o el tattoo, y que tienen en la ilustración su principal medio de expresión. Un emancipado lenguaje artístico a través del cual desarrollan todo su potencial creativo, dando rienda suelta a su imaginación.

Con IMAXINARIA nos sumergimos en un recorrido visual donde estilos como el surrealismo, el pop y el naif están muy presentes. Nos vemos en la Rúa do Vilar.


Con el programa solidario CULTURA POR ALIMENTOS, el acceso a la visita será a cambio de algún alimento no perecedero destinado al Banco de Alimentos local, a entregar en la sala de exposiciones.

 

La «IV Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea (MiiC). Imaxinaria» ofrece una antología de piezas que tienen como base de su creación la ilustración y son elaboradas con muy diferentes técnicas, desde guache, collage y cerámica, hasta animación. No obstante, el denominador común entre todas ellas es la creatividad y la imaginación desbordantes, que impulsan la renovación de los lenguajes formales. La imaginación como refugio, inspiración y base fundamental del proceso creativo, es la premisa de la que parte esta muestra que acerca a Santiago de Compostela, un año más, lo que se está haciendo en el ámbito de la ilustración actual a nivel mundial.

En la nómina de artistas destacan grandes nombres como Víctor Castillo, Cristina Daura, Rafael Silveira o Marylou Faure. En la muestra también podremos disfrutar de los trabajos más personales y experimentales de Aitor Saraiba, Alba Blázquez, Berto Fojo, David Fidalgo Omil, Kruella D’Enfer, Magoz, Marcos Navarro, Marta Font, Marylou Faure, Natalia Umpiérrez, Natasha Lelenco, Nuria Riaza, Olaf Hajek, Perrilla o Twee Muizen. Artistas con un alto perfil multidisciplinar, provenientes de diferentes sectores como la pintura, el cómic, el mural, el graffiti, la animación, la moda, el diseño gráfico o el tattoo, y que tienen en la ilustración su principal medio de expresión. Un emancipado lenguaje artístico a través del cual desarrollan todo su potencial creativo, dando rienda suelta a su imaginación.

Con «Imaxinaria» nos sumergimos en un recorrido visual donde estilos como el surrealismo, el pop y el naif están muy presentes. Son ilustraciones que, en su gran mayoría, toman del folclore y la cultura popular sus grandes referentes estéticos, consiguiendo crear potentes alegorías que nos invitan a reflexionar de manera crítica sobre grandes temas universales, como la manera que tenemos de relacionarnos, tanto entre personas como con nuestro entorno. En algunos casos aparecen el humor y el sarcasmo como efectivos recursos de comunicación que consiguen la complicidad de quien observa; en otros, están más vinculados con procesos catárticos de superación de ciertos miedos y experiencias vitales. En conjunto, todo un imaginario colectivo compuesto de metáforas, sueños, fábulas, sentimientos, miedos y emociones que las creadoras y creadores pasan por el filtro de la imaginación para darles forma, configurando un cosmos singular donde es posible mezclar el mundo real con la fantasía, y en el que la ilustración funciona como un portal creativo capaz de unir lo imaginado con lo tangible.

La muestra busca destacar, también, la constante experimentación de soportes y formatos que caracterizan la producción de los y de las creadoras, y con los que consiguen expresar de una manera más libre sus ideas, completando el significado de lo representado a través de las diferentes texturas y posibilidades de los propios materiales empleados. Se trata de telas, hilos de algodón, lana, hierro forjado, cerámica o microcemento que conviven de forma natural con técnicas como la serigrafía, el acrílico, el guache, la acuarela, el bolígrafo y la ilustración digital. Una libertad creativa que, sin duda, pone de manifiesto la capacidad propia y singular que tiene la ilustración de crear nuevos universos y nuevas formas de ver la realidad.


 

lunes, 21 de noviembre de 2022

EXPOSICIÓN EN MARCO (VIGO)

 

FUTURE STORIES. UNA EXPOSICIÓN DE DIEZ ARTISTAS RECIÉN GRADUADOS DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE PONTEVEDRA, UNIVERSIDADE DE VIGO


Antía Encisa González
Carmen Suárez Marcos
César Souto Rodríguez
Elsa Bouzas
Juncal A. Castro
Laura Cid Rascado
Lucía Perdiz
Raquel Álvarez Méndez
Sandra Gutiérrez Aldao
Xoel Gómez López

A finales de 2021, la Universidad de Vigo y la Fundación MOP (una iniciativa cultural de Marta Ortega Pérez) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de promover el arte emergente en Galicia a través de Future Stories, un proyecto al que se destinarían los ingresos generados por la exposición Peter Lindbergh: Untold Stories (A Coruña, diciembre 2021-marzo 2022) a través de la venta de merchandising. Tras el gran éxito de la muestra, que llegó a Galicia gracias al empeño personal de Marta Ortega Pérez y la colaboración de la Lindbergh Foundation, el proyecto Future Stories permitió ofrecer al alumnado de la Facultad de Bellas Artes hasta diez becas de 4.000 euros para el desarrollo de proyectos artísticos a partir de sus Trabajos de Fin de Grado. La convocatoria también preveía que los resultados se reunieran posteriormente en una exposición colectiva en un espacio museístico de referencia.

Durante el proceso de selección, el jurado —compuesto por el decano de la Facultad de Bellas Artes, Xosé Manuel Buxán, las profesoras María Covadonga Barreiro y Chelo Matesanz, el crítico de arte Ramón Rozas, el director del MARCO, y la Fundación MOP como promotora del proyecto— se basó en criterios como la originalidad de las propuestas, su interés conceptual y temático, y la calidad formal y técnica de las obras.

Como resultado final de todo el proceso, la exposición Future Stories se presenta ahora en el MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, reuniendo en las salas de la primera planta las obras de los diez artistas seleccionados, en línea con el objetivo principal que estaba en el origen de esta iniciativa: impulsar las carreras profesionales de los nuevos titulados y tituladas en Bellas Artes y reconocer su potencial.

Para ello, resulta esencial ese vínculo y colaboración entre el ámbito universitario —la facultad como “factoría generadora de artistas” — y el Museo como vía de contacto con un entorno profesionalizado, en esta última fase de su formación académica.

Uno de los momentos más difíciles para los artistas jóvenes que cursan estudios de Bellas Artes es el del abandono de las aulas, por lo que supone de búsqueda de un espacio físico propio donde trabajar y hacerlo en soledad, sin la cercanía de compañeros con inquietudes afines.

Ese paso, además, suele anunciar el camino hacia la profesionalidad, y no hay duda de que mostrar las obras supone el primer reto público trascendente.

La Fundación MOP (una iniciativa cultural de Marta Ortega Pérez) ha becado a diez estudiantes del último curso de Bellas Artes y ha prolongado el respaldo apoyando la exposición de sus obras en el MARCO. Future Stories es un proyecto de acompañamiento a jóvenes artistas para impulsar el inicio de su carrera profesional.

Xosé Manuel Buxán Bran, decano Facultad de Bellas Artes, Universidade de Vigo
Miguel Fernández-Cid, director MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo




Fechas: 
 7 octubre 2022 - 8 enero 2023
Lugar: 
 Galería B1 y salas perimetrales, primera planta
Horario: 
 martes a sábados (festivos incluidos) de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, domingos, de 11.00 a 14.30
Producción: 
 MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo / Facultad de Bellas Artes, Universidad de Vigo. Con la colaboración de: Fundación MOP   

SALA RECOLETOS (MADRID)

 


Ilse Bing




Ilse Bing (Fráncfort, 1899-Nueva York, 1998) nació en el seno de una familia judía acomodada. En 1929, y después de descubrir su vocación al preparar las ilustraciones para su tesis, abandonó la universidad para dedicarse por entero a la fotografía. Lo haría durante los siguientes treinta años, en una trayectoria artística y vital apasionante.

En 1930 se trasladó a París, donde compaginó su dedicación al fotoperiodismo con trabajos personales, convirtiéndose en poco tiempo en una de las principales representantes de las tendencias renovadoras de la fotografía que surgían en la efervescencia cultural del París de aquellos años. Ante el avance del nazismo, en 1941 se exiló en Nueva York junto a su marido, el pianista Konrad Wolff. Dos décadas más tarde, a la edad de sesenta años, abandonó su trabajo como fotógrafa y dirigió su creatividad a las artes plásticas y la poesía hasta su fallecimiento, en 1998.

La obra de Bing no puede ser adscrita a ninguno de los movimientos o tendencias de los que la artista se nutrió. Abarcó casi todos los géneros, desde la fotografía de arquitectura, el retrato, el autorretrato, los objetos cotidianos hasta el paisaje. La diversidad de estilos con la que lo hizo refleja su valiosa y personal interpretación de las diferentes propuestas culturales con las que se relacionó: la Bauhaus y la Nueva Objetividad de inspiración alemana, el surrealismo parisino y el dinamismo incesante de la metrópoli neoyorquina.

Comisario: Juan Vicente Aliaga






HASTA EL 8 DE ENERO

CENTRO CULTURAL MARCOS VALCÁRCEL (OURENSE)

 


DIMENSIÓN SOCIAL DUNHA ERÓTICA DA ARTE

CÉSAR TABOADA

César Taboada.

Dimensión social dunha erótica da arte

“Quero ligar diferentes culturas nun século XXI que está asistindo ao cambio de roles e tipos de vida nalgúns lugares onde conviven a riqueza e a pobreza…” (César Taboada)

Hai aproximadamente dez anos escribín un texto que servía de prefacio a unha exposición de César Taboada en Santiago de Compostela, ‒”La pintura y la experiencia del viajero. La música de Epicuro”‒, no que, desde a súa conciencia de outsider en soidade, consolidaba un proxecto iniciado moitos anos antes e cuxas claves partían, ao meu entender, dunha experiencia vivida como biografía íntima, nutrida naqueles e daqueles lugares que formaron e forman parte do seu amplo abano laboral no ensino da arte, como trotamundos, particularmente no territorio oriental e nos países do Golfo, desde Xapón a China ou India e desde Turquía a Dubai. De aí a pertinencia da cita que encabeza esta análise nada pretensiosa, onde o autor fai unha declaración de intencións que redefine unha conciencia crítica e o papel da súa pintura nun momento no que as poéticas artísticas deben alzar a voz, pensando que calquera dimensión estética autorreferencial de raíz kantiana non pode sobrevivir sen facer explícitos uns obxectivos éticos que axuden a comprender o mundo no que vivimos.

Sigo pensando, como entón, que César Taboada articula en termos lingüísticos, un elocuente discurso narrativo que fundamenta, desde a súa facilidade para o debuxo, nunha neofiguración transgresora que ilumina espazos simbólicos e cálidos como a secuencia do seu cromatismo, ás veces incendiario, espazos polos que descorren relatos imaxinarios e reais, metonimias displicentes que reclaman a consideración da arte como xogo e festa, as armas imprescindibles na estética da hermeneuse de Gadamer. Calidades que foxen da arbitrariedade e cimentan, máis alá das aparencias, un rigor no compromiso da súa mirada para interpretar a mestizaxe e os procesos de hibridación da atmosfera política e cultural que nos tocou vivir, iso si, no seu caso desde o confeso amor a un Oriente que albisca na prevalencia dunha beleza convulsa, non moi afastada da que o recoñecido crítico e filósofo do reencontro co fermoso, Dave Hickey, vía como instauración dunha conciencia positiva da nosa interdependencia física co mundo, máis alá de nós mesmos. Presentimento que vén reafirmar a relación do corpo coa estética. Particular reivindicación dos valores corporais e orxiásticos –aveludada na dimensión crítica dos personaxes burlescos de César Taboada‒ que defende Octavio Paz como débeda da versión luciferina da modernidade que tivo que enfrontarse á ética capitalista, que condenara o corpo ao traballo tanto como a reprimir os seus desexos2. Porque se trataba de rescatar esa corporalidade da humillación que supoñía a súa lexítima dimensión pracenteira, posto que condenar o pracer, na óptica do escritor mexicano, supoñía condenar a imaxinación e a rebeldía que se lle supón á arte, poética que non se afasta da presunción da Susan Sontag que nos lembra que en lugar dunha hermenéutica necesitamos unha erótica da arte.

E nese territorio quebrado entre ética e estética deberiamos considerar a mirada narrativa do artista que tampouco foxe dunha evidente carga erótica, redimida por uns personaxes cheos de tenrura, reforzados por unha sutil ironía e un humor retranqueiro: figuras dun relato que van dando forma á secuencia proxectual dunha historia cálida e crítica que, desde hai anos, trata de contarnos a vida acudindo a eses espazos íntimos da imaxinación, encerrados tantas veces na xeometría ou na arquitectura das súas composicións precisas. E sigo pensando, tanto tempo despois, que o fío condutor que enlaza o proxecto que nos ocupa, sería inintelixible sen ter en conta que para César Taboada a pintura é, en termos gadamerianos, un xogo e unha diversión, e máis alá da secreción da sensualidade que nos transmite, tamén un xeito de axudarnos a percibir o mundo cos mesmos ollos de pracer, optimismo e felicidade con que el o fai. Orixe, tal vez, dunha pintura musicalizada que somete a unha terapia rítmica e fónica –escribíao hai anos‒, transcrita na polivalencia cromática e nun debuxo preciso, influenciado pola cor e o sabor dos territorios culturais dun Oriente tan mítico como real que viviu con paixón. Un escenario que sucede no presente como tempo elixido, ese tempo que é o da presenza e o corpo que, para o citado Octavio Paz, trataba de facer visibles os valores poderosos do agora instantáneo que se impoñen en cada período que vivimos, incluso nas revoltas dos países periféricos da visión eurocéntrica –os máis próximos por sensibilidade ao noso artista‒ ou na rebelión das minorías sexuais e do movemento femenista.

X. Antón Castro





08 de Novembro ó 08 de Xaneiro

Lugar: sala1

Horario: Luns a venres de 11.00 a 14.00 h e de 17.00 a 21.00 h., sábados, domingos e festivos de 11.00 a 14.00 h

Patrocina
Deputación de Ourense

Organiza
Centro Cultural Marcos Valcárcel

sábado, 12 de noviembre de 2022

MÁS DE GALERÍAS

 

Ocho exposiciones en galerías de arte que no te puedes perder este fin de semana en Madrid






Madrid no solo presume de restauración, sino también de cultura. La capital cuenta con una especial y única oferta de museos y galerías de arte donde disfrutar en primera persona de las obras de grandes artistas o de artistas emergentes, de arte español o internacional, contemporáneo o abstracto… El panorama artístico en Madrid está en pleno auge, y no podemos dejar pasar la oportunidad de visitar cada una de sus privilegiadas galerías. Si quieres saber lo último en cuanto a exposiciones y galerías, este artículo es para ti. Sigue leyendo y encontrarás una selección de nuestras favoritas. Este fin de semana tienes una cita con el arte. 


jueves, 10 de noviembre de 2022

VA DE GALERÍAS

 

De Elvira González a Max Estrella: novedades en 4 importantes galerías de arte en Madrid



Quizás, existan pocas cosas en el mundo más bonitas y enriquecedoras que una librería, una biblioteca o, una galería de arte. Templos de la cultura que destilan creatividad, historias y sueños. Que hablan de los anhelos de sus autores y que enamoran a quien los lee o admira. En este caso, en COOL te queremos volver a hablar de galerías de arte y en concreto de las galerías las que consideramos que son algunas de las galerías de arte contemporáneo más importantes de Madrid. De la galería Max Estrella a Elvira González o Travesía Cuatro, quédate porque aquí te contamos todas sus novedades.




Galería Max Estrella



La galería de arte contemporáneo Max Estrella es ya, un habitual en nuestra sección de cultura. Se trata de una de las galerías de arte contemporáneo más importantes de España a que acudimos para hacer reportajes como el de la ya pasado exposición de Markus Linnenbrink y su paraíso tecknicolor. Max Estrella abrió sus puertas en 1994 con «la visión de presentar una nueva generación de creadores emergentes y consolidados, tanto españoles como extranjeros». Un listado de artistas que refleja el propósito de abrir nuevos caminos dentro del arte contemporáneo, sea en vídeo, fotografía, escultura o instalación, y con especial atención a las nuevas tecnologías. «Con plena dedicación y el esfuerzo colaborativo con sus creadores, se aspira a encontrar el equilibrio entre ideas innovadoras y una técnica y discurso excepcionales. A lo largo de estos años Max Estrella ha crecido en tamaño y estructura logrando el reconocimiento del coleccionismo y la crítica especializada», explican dese la misma.

Lo que viene…

Bernardí Roig (a partir del 10 de noviembre)

‘Deshollinar los muros (721 dibujos al raso)’ es lo que llega en unos días a esta galería. «Esta nueva exposición de Bernardí Roig (Palma, 1965) en la Galería Max Estrella es un intento de aliviar la sobrecarga de hollín que tienen las paredes, saturadas de imágenes en las que no hay nada que ver. Pero no solo las imágenes están cansadas, el ojo está agotado y los muros exhaustos. Incluso la luz ya no viene de arriba para iluminar y garantizar la escena, ahora está a ras de suelo, ha dejado de ser afirmativa«, explican desde Max Estrella.



‘Deshollinar los muros’ es, entre otras cosas, una exposición de dibujos por los suelos, en la que las paredes, una vez deshollinadas, solo sirven para ser arañadas o penetradas. El espacio de esta galería se convierte en un vacío saturado de blanco que nos habla de la fatiga del iris, y la esclerosis visual de este presente tecnológico y amnésico.

Travesía Cuatro


Fundada en 2003 en Madrid por dos chicas jóvenes: Inés López-Quesada y Silvia Ortiz, Travesía Cuatro es una galería de arte que se ha dedicado desde entonces a renovar constantemente su enfoque y sus metas como galería. Inicialmente, el objetivo era apuntar a la necesidad de crear un vínculo tangible entre las escenas artísticas de Europa y América Latina, y su programa ha estado centrado desde los primeros años en la representación de artistas españoles y mexicanos, lo que culminó en 2013 en la apertura de un segundo espacio en la ciudad de Guadalajara, México, en la Casa Franco diseñada por Luis Barragán.

Lo que se viene…


Mariela Scafati es la autora que reinará próximamente en la galería. Una exposición que se inaugurará el 19 de noviembre.  Una artista argentina que es una fuerte activista en la lucha por los derechos humanos y que seguro que sorprende.

Galería Elvira González

La de Elvira González es una de las galerías de arte no podía faltar en este artículo. Fundada en Madrid por Elvira González en febrero de 1994 , actualmente las directoras son sus hijas, Elvira Mignoni e Isabel Mignoni y continúa destacando entre las mejores de la capital. La galería está especializada en arte europeo y americano de la segunda mitad del siglo XX y XXI y ha sido albergado exposiciones de gran relevancia como Mark Rothko en 1995, Picasso y la Mujer en 1996, Una Estética Permanente. Siete Mil Años de Escultura Moderna en 1997, Alexander Calder / Yves Tanguy en 1999, Dan Flavin, Donald Judd, Richard Serra en 2003, Günter Haese. Esculturas en 2019. En los últimos años destacan las exposiciones Elena Asins. Obras de 1971 a 1995 y Josep Llorens Artigas. Cerámicas en 2020. Donald Judd. Judd en el año 2021 y recientemente Miquel Barceló – Kiwayu en 2022.

Artistas reconocidos como Miquel Barceló, Waltercio Caldas, Olafur Eliasson, Robert Irwin, Chema Madoz, y Robert Mapplethorpe han entrado a formar parte de la galería a lo largo de los últimos años.


Robert Mapplethorpe con su ‘Elogio a la Sombra’


Lo más nuevo de la Galería Elvira González es la exposición de Robert Mapplethorpem ‘ Elogio a la Sombra’, la cuarta exposición dedicada al artista estadounidense en la galería. En colaboración con The Robert Mapplethorpe Foundation, se han seleccionado fotografías de diversas temáticas—retratos, flores y desnudos—que giran en torno al deliberado juego de luz y sombra. Esta selección muestra una visión de la práctica distintiva de Mapplethorpe: en lugar de centrarse en el testimonio de un momento o de un tema concreto, el artista explora formas y composiciones a través del uso de la luz y la sombra que ponen de manifiesto su notable dominio técnico y formal.




La exposición reúne más de treinta fotografías, en su mayoría realizadas en Nueva York, que son fechadas en la década de 1977 a 1987. Obras que nos invitan a recorrer un inexplorado terreno invadido por una idílica y enigmática atmósfera en blanco y negro, donde la figura de la sombra puede llegar a tener incluso más protagonismo que el sujeto u objeto.


Galería Helga de Alvear



La de Helga de Alvear es también actualmente una de las galerías de arte más solidas y de mayor trayectoria del panorama español y goza de un gran reconocimiento a nivel internacional. Su alma máter es la alemana Helga es una reconocida galerista que hizo carrera en España y que fue galardonada con la medalla de Extremadura, también se le concedió en 2008 la medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes y en 2020,  la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid 2020, entre otros reconocimientos.




Lucio Fontana y sus esculturas cerámicas

El italoargentino Lucio Fontana es el protagonista de la exposición que actualmente se puede visitar en esta galería. Una selección de esculturas cerámica de Lucio Fontana (1899-1968), realizadas entre 1938 y 1960. El artista argentino de origen italiano dedicó su vida a la escultura y a la búsqueda de una nueva dimensión en el arte y que pueden disfrutarse hasta el 19 de noviembre.




ARTE (OK DIARIO)

viernes, 4 de noviembre de 2022

GALERÍA GERHARDT BRAUN

 


El circuito del arte se rinde ante Leon Löwentraut, uno de los pintores contemporáneos más jóvenes y codiciados


Con tan solo 24 años, este artista alemán autodidacta es uno de los autores más influyentes del panorama artístico actual. Ahora puedes verlo en la nueva galería Gerhardt Braun de Madrid



El arte es su pasión. Su estudio es su lugar favorito. Leon Löwentraut pertenece a una jovencísima generación de artistas que ha llegado para revolucionar la escena contemporánea. De mirada traviesa en un rostro angelical que delata su corta edad, es firme y absolutamente convincente cuando habla de su profesión: “para mí, crear es algo totalmente pasional, me fascina y me atrapa”, nos confiesa.

Sus expresivas pinturas de colores vibrantes y pincelada enérgica son ya reconocidas a nivel mundial. Nueva York, Londres, Singapur, San Petesburgo o Florencia son solo algunas de las ciudades en las que ha expuesto. Ahora llega a Madrid de la mano de la galería Gerhardt Braun que inaugura con esta muestra, la sede que acaba de abrir en la capital española.


Fascinado por el mundo del arte desde niño, sus pinturas son el reflejo de sus vivencias


Leon Löwentraut llegó al mundo del arte con tan sólo 7 años. “Desde pequeño, como la mayoría de los niños, practiqué mucho deporte en equipo, pero en los ratos en los que estaba solo, descubrí que lo que realmente me apasionaba, y me sigue apasionando, es el arte”, afirma el pintor. Y reitera, “esta pasión es, además, algo que nunca se extingue, más bien al contrario: crece y crece y es cada vez mayor”. 

Una pasión que, por supuesto, queda reflejada en su obra. Sus cuadros abstractos y expresivos rebosan vitalidad y positivismo. Lienzos, habitualmente de gran formato, que son reflejo de la experiencia del artista. “Mi inspiración proviene de lo que observo en cuanto a comportamiento, siluetas, caras, formas, personas y lo que siento y vivo viajando y conociendo a gente”, nos cuenta el artista. “Si en algún momento del día veo algo que me inspira, esa idea me la llevo a casa





UNA GRAN EXPOSICIÓN EN NOVIEMBRE

 


El Pompidou desembarcará en el Museu Picasso de la mano del legendario galerista Kahnweiler


La muestra en torno al gran impulsor del cubismo y primer defensor del Picasso joven reunirá 200 obras


El testamento de Orfeo.Picasso en el rodaje de la película de Jean Cocteau, con Jacqueline Roque, Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguínen Les Baux-de-Provence. 1959

Museu Picasso© Atelier Lucien Clergue

Daniel-Henry Kahnweiler (1884-1979), el legendario marchante, editor, coleccionista y galerista que lanzó el cubismo en el mundo, fue también uno de los primeros descubridores y mecenas del joven Picasso, a quien conoció en 1907 cuando el malagueño pintaba Les demoiselles d’Avignon y en cuyo estudio nacería una amistad que duró toda la vida. Promotor asimismo de Georges Braque, André Derain, Maurice de Vlaminck, Fernand Léger o Juan Gris, su singular biografía, que atraviesa las dos guerras, condensa buena parte de la historia del arte del siglo XX y como tal desembarcará en noviembre en el Museu Picasso de Barcelona en una exposición que reunirá 200 obras y anticipará el año Picasso con el que en el 2023 se conmemorará el cincuenta aniversario de la muerte del pintor.





Daniel-Henry Kahnweiler , exposición comisariada por Brigitte Léal, se nutrirá principalmente de los fondos del Centre Pompidou de París y contará con una sección dedicada a las relaciones que el marchante mantuvo con Catalunya a través de artistas como el escultor Manolo Hugué y el pintor Josep de Togores, galerías como la Gaspar o la Parés, o su papel decisivo tanto en la creación de la colección de obra gráfica como en la donación de la serie sobre las Meninas. “Es uno de los padres del museo”, recuerda el director Emmanuel Guigon, que ha sido renovado en su cargo hasta la finalización del año Picasso.

La exposición reunirá obras de Braque, Derain, Maurice de Vlaminck, Picasso, Léger o Juan Gris

Un año, del que aún que no quiere avanzar detalles, más allá de la doble exposición que celebrará la amistad y las afinidades de Picasso y Miró en las sedes barcelonesas de ambos artistas, así como su voluntad de involucrar a creadores contemporáneos y otras instituciones como el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya o el Pabellón de la República, en la Clota. Hasta entonces, y para los próximos meses, ha preparado una programación “plural, inédita y viva” que refleja el carácter único de su colección y arrancará en marzo con Picasso proyecto azul , una muestra sobre los estudios técnicos de obras como Jaume Sabartés con Quevedos o La copa azul , en los que han intervenido instituciones internacionales como la National Gallery de Washington o el Instituto Nero Carrara de Florencia, en los que se darán a conocer los hallazgos encontrados bajo las pinturas y que según la conservadora Reyes Giménez aportan conocimiento a los procesos creativos en una de las etapas vitales de su obra. En el marco de la exposición se podrá ver también el dibujo El ciego , última adquisición del museo.

LA VANGUARDIA