jueves, 26 de marzo de 2020

CINE CON ARTE


 LA DAMA DE ORO



Nuestra profesora de Arte M. José Manzanares nos recomienda a los amantes del Arte Contemporáneo la película "La Dama de Oro" ,que está programada el sábado 28 de este mes en la programación de la TVE.
 
 
 

 

LA PELÍCULA:

 He aquí la historia de uno de los casos más polémicos de restitución de arte: la devolución por parte del gobierno austriaco de La Dama de Oro de Gustav Klimt, alojada desde que la robaron los nazis en el Museo del Belvedere de Viena, a su legítima dueña, Maria Altmann, sobrina de la retratada. El caso tuvo lugar a finales de los 90: Altmann, descendiente de una acomodada familia judía vienesa que tuvo que huir durante la ocupación nazi, busca honrar el recuerdo de su familia recuperando el retrato de su tía robado de su propia casa, para ello cuenta con la ayuda del abogado Randy Schoenberg, también descendiente de exiliados vieneses. En Austria, por entonces, se estaba llevando a cabo una revisión de las obras expoliadas por los nazis con el fin de restituirlas, entregándolas a sus dueños. La negociación por La Dama de Oro, uno de los cuadros más importantes del museo de Viena, resultó ser extraordinariamente difícil para Altmann y Schoenberg, pero gracias a la pericia del abogado y a la ayuda del periodista Hubertus Czernin consiguen invalidar las pruebas que presenta el gobierno vienés y recuperar La Dama de Oro, no sin estar varios meses entre litigios y negociaciones.
 
Retrato de Adele Bloch Bauer I (1920) Gustav Klimt
 

Lo más destacable del film de Curtis es esa sugerencia del valor del arte que, como bien se plantea, es algo más que un mueble, mucho más que mera materialidad. Cualquier obra de arte, plástica o inmaterial, entraña muchos más significados de los que se aprecian a simple vista, es algo que todos sabemos pero que a veces merece la pena recordar. La Dama de Oro de Gustav Klimt, o el Retrato de Adele Bloch-Bauer es un legado inmenso: una obra capital de uno de los artistas más apreciados del siglo veinte, un pedazo importante de aquella alta sociedad vienesa que se perdió tras la ocupación nazi; pero antes que todo eso, fue el retrato de una persona que vivió, amó, enseñó y murió, un familiar querido de la señora Maria Altmann, su tía Adele. Lo que transciende del arte, lo que convierte a esas obras en algo sagrado e inconmensurable es que son “verdades”, es lo único que nos conecta con tiempos, ideas y personas que se fueron hace tiempo y cuyo legado permanece vivo en nosotros, gracias a que conservamos y valoramos ese patrimonio que es el arte.
 
Creo que la película de Curtis pone muy bien el dedo en ese tema, el mensaje que pretende transmitir llega claro al espectador, a través de la historia de Maria Altmann y su litigio por recuperar la memoria de su familia. La película es correcta, aunque no hay una dirección o una fotografía extraordinaria; es destacable la labor de la siempre sobresaliente Mirren y la bien seleccionada banda sonora que ensalza el recurso del flashback, para mi gusto tratado de una forma sobresaliente. En cuanto a guion, creo que el resultado es fructífero, precisamente porque consigue incitar a la reflexión sobre un tema candente como es la restitución de obras de arte: ¿Hasta qué punto, por muy justo que sea, es mejor que una obra de arte de primer nivel esté en manos de su legítimo dueño en lugar de en el museo donde ha estado desde “siempre”? Diría que Curtis no ha sido tremendamente maniqueo al plantear este debate, a pesar de que los burócratas y políticos vieneses en la película no sean para nada empatizables.
 
La primera parte del film, con la estancia en Viena y los primeros enfrentamientos con las autoridades de la ciudad, resulta la más grata, sobre todo por ese mayor protagonismo de la espléndida Mirren y las grandes escenas de flashbacks que se suceden mientras ella trata de poner en orden sus apabullantes recuerdos, este recurso está muy bien aprovechado, ya que tanto los decorados del interior de la casa de los Bolch-Bauer como los familiares de María están exquisitamente representados. A partir de la mitad, cuando el protagonismo vuelve a Reynolds y se empieza a diluir ese “ambiente” de reflexión y recuerdo para centrarse en la trama judicial del caso, es cierto que (si bien está completamente justificado y es interesante la inclusión de las visicitudes jurídicas a las que tuvieron que enfrentarse los protagonistas), la cinta se ralentiza y pierde fuerza, pues ya se han visto otras veces todas esas escenas de discursos, jueces y papeleos y no es que en esta ocasión se traten con una originalidad inusitada. 
 
En fin, ya hacia la conclusión, vuelve a ganar protagonismo Mirren y la película acaba en alto, sacando a la luz la triste verdad: a pesar de que se haya hecho justicia, nunca nada ni nadie podrá aliviar el recuerdo de todo lo que se perdió durante el Holocausto. Me parece que esa tesis en la película está tratada con mucha sensibilidad, pues es un tema difícil el de la memoria, especialmente cuando se refiere a hechos tan traumáticos como este, que no es solo un drama personal, sino global.
 
(Eduardo de Andrés  Aguilar)
 
 
 

Ficha técnica:

La Dama de Oro (Woman in gold),  Reino Unido, 2015.

Dirección: Simon Curtis
Guion: Alexi Kaye Campbell
Producción: David M. Thompson, Kris Thykier
Fotografía: Ross Emery
Música: Martin Phipps, Hans Zimmer
Reparto: Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl, Tatiana Maslany, Charles Dance, Katie Holmes, Antje Traue, Max Irons
 

viernes, 20 de marzo de 2020

APRENDEMOS MÁS SOBRE ARTE

 

 

3 cursos de arte del MOMA que podemos hacer gratis, online y desde casa


No hay otra institución, en cuanto a arte moderno se refiere, con el renombre del neoyorquino museo. Por sus exposiciones y la curación de sus obras el MOMA es el referente del arte contemporáneo y ahora podemos formarnos de su mano, gratis y sin salir de casa, con estos 3 interesantes cursos.

Georg Eiermann
 
El museo abrió esta plataforma hace unos meses con la intención de compartir y hacer llegar el arte a millones de personas. Muchos de los cursos disponibles son en inglés pero podemos ver algunos de ellos con subtítulos en castellano, francés, ruso, holandés y hasta griego:
 
 Qué es el Arte contemporáneo

Si tienes curiosidad por saber de qué hablamos cuando nos referimos a arte contemporáneo y qué lo diferencia de otras corrientes artísticas, este es tu curso. En él se analizan más de 70 obras de arte producidas desde 1980 hasta el presente y podrás conocer, narrado por los propios artistas, el proceso creativo de muchas de ellas. 
 
Pero no solo, pues además de invitarnos a reflexionar sobre los problemas y cuestiones urgentes a los que el arte moderno se enfrenta en el contexto actual, también podremos visitar los estudios de los artistas. Una interesante manera de cultivar nuestra mirada y desarrollar nuestra propia práctica creativa.
 
El curso tiene una duración aproximada de unas 17 horas y ya está disponible aquí.
 
Marishka Tsiklauri
 La moda como diseño

La moda es una forma de expresión que se nutre de los factores sociales, políticos, culturales, económicos y ambientales que la rodean. Las prendas que vestimos expresan mucho sobre nosotros.
 
En esta formación se analizan más de 70 prendas y accesorios de todo el mundo, desde tejidos antiguos pasando por los jeans hasta llegar a vestidos impresos en 3D. A través de estas piezas podemos ver de cerca lo que usamos, por qué lo usamos, cómo está hecho y qué significa.
 
Escucharemos directamente a diseñadores, fabricantes, historiadores y otras personas cuyo día a día está relacionado con la moda, y nos ayudarán a entender la historia y el desarrollo de cada prenda, así como sus usos, su significado y su cambiante impacto a lo largo del tiempo.
 
El curso tiene una duración aproximada de 21 horas y ya está disponible aquí.
 
Muillu
 
¿Quieres saber cómo algunos de los artistas más famosos del siglo XX hicieron sus pinturas abstractas? Este curso ofrece una mirada profunda y práctica a los materiales, técnicas y pensamiento de siete artistas de la Escuela de Nueva York, incluidos Willem de Kooning, Yayoi Kusama, Agnes Martin, Barnett Newman, Jackson Pollock, Ad Reinhardt y Mark Rothko.
 
Una oportunidad para conocer el desarrollo del trabajo y la práctica de estudio de cada uno de estos artista en relación con su contexto cultural, intelectual e histórico en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que nos permitirá perfeccionar nuestras habilidades de análisis visual.
 
Los alumnos pueden publicar las fotos de sus obras con el resto de la comunidad para intercambiar comentarios y sugerencias.
 
Duración aproximada: 27 horas

Ya disponible aquí.

¡A disfrutarlo!

MÁS ARTE DESDE CASA



¿Qué planes culturales puedo hacer hoy en casa? |


Un menú muy completo. A las iniciativas que están llevando a cabo numerosos centros de arte para mantener vivas sus actividades a pesar del cerrojazo a sus instalaciones (que ya enumeramos aquí), cabría añadir las visitas virtuales que muchos de museos permiten realizar a sus muestras y colecciones. He aquí una pequeña selección de centros tanto españoles como internacionales, aprovechando que ahora los viajes son gratis y se hacen desde el sofá: Tabacalera de Madrid; Museo Arqueológico Nacional; Museo del Prado; Museo del Hermitage; Rijksmuseum; Museo del Louvre, Galería de los Uffizi, MoMA; British Museum.
 
Para quien prefiera dedicar estos días de confinamiento a ampliar sus conocimientos sobre un artista o movimiento concreto, también existen numerosos repositorios digitales impulsados por instituciones dedicadas a la conservación y difusión del legado de grandes pintores y escultores. Es el caso, entre otros, de los Museos Picasso; los Museos Dalí; el Museo Sorolla; el Museo Rodin; la Fundación Antoni Tàpies; la Fundación Joan Miró; la Fundación César Manrique o el Museo Chillida-Leku.
 
 
Las galerías de arte privadas también se suman al despliegue de actividades culturales a distancia. En Madrid, la asociación Arte Madrid ha habilitado los hashtags #arte_madridvirtual y #síguenosdesdecasa, que los espacios ya están utilizando para mantener su labor en la Red difundiendo información, iniciativas y noticias, así como visitas virtuales de sus exposiciones o de talleres de artistas, listas de música y otros contenidos gratuitos para el público. En paralelo, los galeristas van a empezar a compartir los recuerdos y los efectos que les produjeron las obras de alguna de las exposiciones de otras galerías. Sus textos y comentarios se reunirán en posts que se irán colgando en las redes de Arte Madrid.
 
En estos días de encierro, Twitter se ha fortalecido como plataforma de promoción del arte, como espacio virtual donde tanto instituciones como particulares están compartiendo contenido sobre obras, corrientes y artistas, muchas veces a través de hashtags como #Twittercultural. Cuentas como El Barroquista, Picasso Dios de las vanguardias o Woman Art House llevan a cabo, ahora y siempre, una interesante labor de difusión de contenido artístico en la red social.
 
Si el catálogo de las plataformas de televisión por streaming se está agotando en el apartado de ficción (donde, por cierto, también se pueden encontrar títulos relacionados con la industria del arte, como la inquietante película de Netflix Velvet Buzzsaw, protagonizada por Jake Gyllenhaal), también queda de dónde rascar en el campo de las categorías del arte y el diseño en formato documental. Estos son algunos títulos online para pasar mejor estos días de cuarentena: Abstract (el arte del diseño), en Netflix, una serie de ocho capítulos sobre diseño contemporáneo con parada en disciplinas como el arte, la arquitectura y la ilustración; Falsificación o fortuna, también en Netflix, serie en la que dos expertos evalúan la autenticidad de conocidas obras de arte por medio de técnicas científicas forenses; Metrópolis, el programa decano de La 2 sobre arte contemporáneo, que se puede visualizar a través de la web de TVE; Ways of seeing (en inglés), en Youtube, la rompedora serie documental de cuatro capítulos donde el fallecido crítico de arte marxista John Berger dio un golpe al relato de la historia del arte establecido para motivar a repensar la pintura y la fotografía desde un punto de vista crítico. Civilization (en inglés), en Youtube: la serie documental que provocó la respuesta de Berger, una revisión académica y canónica de la historia del arte occidental realizada por Kenneth Clark. A través del canal Arte.tv se puede acceder a documentales como Claude Monet. La pintura o cómo capturar el instante de luz; El arte digital de Mario Klingemann o El eco del futuro: arte transgénico e inteligencia artificial.
 
Para escuchar algunas de las principales novedades y avances del mundo del arte, hay en Internet todo tipo de podcasts disponibles, desde el informativo The Art Angle (en inglés) hasta el divulgativo The Lonely Palette (también en inglés). La UNED tiene colgados en su página web distintos audios que versan en torno a temas relacionados con la historia del arte, como La pintura neoclásica en Francia o El arte paleocristiano.
 
(EL PAÍS)

 

sábado, 14 de marzo de 2020

ARTE CONTRA EL CORONAVIRUS



Diez museos del mundo para visitar desde casa


La gran mayoría de instituciones culturales del mundo, desde el Louvre hasta los Museos Vaticanos, se han visto obligadas a cerrar por la emergencia sanitaria. Pero sus colecciones se pueden consultar de forma online.

 
 
 
Galería Uffizi
 
Uno de los museos más fascinantes de Florencia que esconde obras maestras de Botticelli, como 'El nacimiento de Venus', o la icónica 'Virgen del jilgero' de Rafael. Aquí puedes descubrir más sobre sus fondos artísticos: https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions


Museo del Louvre

No te podrás hacer un selfie con 'La Gioconda', la obra maestra de Leonardo da Vinci, pero podrás contemplar hasta su más mínimo detalle con un vistazo virtual por los fondos digitales del Louvre: https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne




British Museum
 
Desde casa también podemos viajar desde los frescos del Partenón de Atenas hasta las momias del Antiguo Egipto, pasando por la cultura samurái y la historia anglosajona. Todo ello consultando la infinita colección del siempre apetecible British Museum de Londres: https://www.britishmuseum.org/collection
 
 
 
Museos Vaticanos
 
La Capilla Sixtina, las obras de Rafael, tesoros de la Antigua Roma... Los Museos Vaticanos necesitan horas y horas para recorrerse y contemplar todo el arte que conservan. Para estos días de reclusión en casa, aquí se puede consultar todo su catálogo de forma online: http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/catalogo-online.html



Museo Arqueológico de Atenas

Más de 11.000 obras relacionadas con la fascinante cultura de los antiguos griegos conserva el museo más grande de Grecia, que también ofrece la posibilidad de visitarlo de forma virtual: https://www.namuseum.gr/en/collections



Museo del Prado
 
La pinacoteca española también se ha visto obligada a cerrar sus puertas, pero en su página web puede realizarse un tour virtual por toda la colección, desde la sala de las Pinturas Negras de Goya hasta la del 'Tríptico de la delicias'. En las redes sociales del museo también se están colgando vídeos en los que los expertos comentan los secretos de los cuadros más famosos. Aquí la visita online: https://www.museodelprado.es/coleccion
 
 
Museo Hermitage

Pinacoteca magnífica y museo de antigüedades, el Hermitage de San Petersburgo es ofrece otra gran oportunidad para rebuscar en su colección, que se puede hacer desde aquí.



Rijskmuseum

El fantástico museo de Ámsterdam, como sus homólogos de todo el mundo, también ha cerrado sus puertas al público. Pero en su web el visitante puede conocer más sobre la pintura flamenca y el resto de obras que conserva. Aquí puedes hacerlo.



National Gallery de Washington

Los cierres de museos también afectan a las instituciones estadounidenses, como la National Gallery. Su deliciosa colección también se puede consultar en internet: https://www.nga.gov/collection.html



Metropolitan Museum

Más museos interesantes para descubrir (o revisitar virtualmente) estos días: el MET de Nueva York. Conserva más de dos millones de obras de arte de todo el mundo: https://www.metmuseum.org/art/collection
 
                                                                        
 
 
 
 

lunes, 9 de marzo de 2020

MANOLO VALDÉS




La Fundación Bancaja lleva a Sagunt la obra de Manolo Valdés con la exposición 'Tiempo y materia'


La Fundación Bancaja exhibe en su sede de Sagunt la obra de Manolo Valdés desde los 80 hasta el año 2000 con la exposición 'Tiempo y materia' mediante una selección de una veintena de obras entre pinturas, obra gráfica y escultura, procedentes en su mayoría de los fondos artísticos de la Fundación Bancaja a las que se suma una pieza de la colección de la Universitat de València y otras tres de colecciones privadas.

 
 
 
Según ha detallado la Fundación en un comunicado, la muestra las diferentes disciplinas en las que el artista se ha expresado a lo largo de estos más de 30 años, desde la pintura y la escultura hasta la obra gráfica.
 
Comisariada por el catedrático de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València Juan Bautista Peiró, la exposición recorre la evolución creativa de Manolo Valdés desde una figuración crítica hasta una abstracción matérica marcada por el informalismo y otras tendencias abstractas de la segunda mitad del siglo XX.
 
Todo ello con dos fechas de inicio y fin significativas, como son el año 1982, que supone su inicio en solitario tras el fallecimiento de Rafael Solbes (con quien formó Equipo Crónica), y el año 2000, que constituye un hito relevante en la historia reciente.
 
La muestra, que cuenta con la colaboración de Saggas, se detiene en una de las técnicas más utilizadas por Valdés, el collage. Un proceso que le permite eliminar la distancia entre representación y presentación y centrarse en la fragmentación como elemento que pone en cuestión lo único o unitario.
 
Además, la exposición pone de manifiesto otro de los recursos esenciales en la obra de Valdés: la serialidad. Una estrategia de raigambre cubista y pop que Valdés hace suya evolucionando desde el uso recurrente de la imagen gráfica o fotográfica hacia la materia pictórica o escultórica, en las que insiste con repeticiones a las que asocia en cada ocasión matices diferentes.
 
CATÁLOGO E INVESTIGACIÓN
 
Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo que, junto a la reproducción de las obras presentadas en la muestra, presenta un texto de investigación de Juan Bautista Peiró que analiza la esencia y la trayectoria del trabajo de Valdés, uno de los artistas españoles más reconocidos internacionalmente. Como actividad complementaria a la exposición se va a realizar también un taller didáctico dirigido a escolares.
 
La exposición se puede visitar hasta el 31 de marzo de 2020 de forma gratuita en horario de martes a sábado de 17 a 21 horas. Toda la información sobre estas actividades se puede consultar en la web de Fundación Bancaja.
 
Manolo Valdés nació en Valencia en marzo de 1942. En 1957 comienza sus estudios de Bellas Artes en la Escuela San Carlos de Valencia, que abandona dos años después para iniciar su carrera profesional. En 1964 forma, junto a Juan Antonio Toledo y Rafael Solbes, el Equipo Crónica que perduraría hasta 1981, emprendiendo en ese momento su trayectoria en solitario. Es artista de la galería Marlborough desde 1989. Actualmente vive y trabaja en Nueva York.
 
Entre sus muchos reconocimientos ha recibido la Medalla Nacional de Bellas Artes de España (1985) y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1998). En 1999 representó a España en la Bienal de Venecia y, en 2007, fue nombrado Officier de l'Ordre National du Mérite en Francia.

EXPOSICIÓN EN AVILÉS



Nadia Lee Cohen estrena en el Niemeyer su primera gran muestra fotográfica


La exposición, titulada 'Not a retrospective',  se podrá visitar de miércoles a domingo hasta el 29 de marzo



La Sala de Fotografía del Centro Niemeyer es el emplazamiento en el que la fotógrafa británica Nadia Lee Cohen expondrá la que será su primera gran muestra fotográfica individual: 'Not a restrospective', una propuesta culturán que se inauguró el viernes 17 de enero, y  permanecerá abierta en el espacio avilesino hasta el 29 de marzo.
 
La propuesta de Cohen está condicionada por la ciudad en la que reside, Los Ángeles. Con sus imágenes, en las que la moda, la sexualidad, la fantasía y la realidad se fusionan, el objetivo último es desmontar los mitos de supuesta perfección que orbitan en torno a los conformistas suburbios residenciales estadounidenses.
 
La elección de la británica corrió a cargo de Rosa Olivares, coordinadora de exposiciones fotográficas del Niemeyer. Por su parte, Mario Martín Pareja asumirá la labor de coordinador, lo que supondrá su regreso al centro asturiano tras comisariar la muetra de la obra de la fotógrafa iraní Shadi Ghadiran durante el pasado 2019.
 
Durante los meses en que permanecerá abierta, la exposición podrá visitarse de miércoles a domingo, de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. Los accesos durante la última hora de la tarde serán gratuitos, mientras que el precio de la entrada para las demás franjas será de 4 euros la general y de 3 la reducida.

jueves, 5 de marzo de 2020

ARTE LOW COST



Arte desde un euro: abre la primera galería low cost



Artistas de diversas disciplinas han unido su talento para reubicar la figura de la mujer en la sociedad a través de sus obras. Fotografía, ilustración, dibujo y collage son los soportes elegidos por estas creadoras independientes para reivindicar el empoderamiento femenino, potenciar la igualdad y celebrar la fortuna de ser mujer. «Hemos aprovechado el mes de la mujer para contribuir con el movimiento feminista» cuenta  Natalia Acevedo, CEO&Founder de artelowcost.net.

Arte Low Cost es una plataforma de visibilización en forma de galería de arte. Lo que la diferencia de otras es que «ponemos nuestro granito de arena en la democratización del arte, haciendo obras accesibles con un precio máximo de 99 euros y mínimo de 1, con los gastos de envíos incluidos». Arte Low Cost hace de mecenas para artistas que, en su mayoría, tienen trabajos convencionales y mucho talento. «Funcionamos como portavoces de estos creadores de arte», explica Acevedo.

Esta es una plataforma multidisciplinar: está Laura Barone, fotógrafa con un premio Iberoamericano, que tiene su obra expuesta en más de 22 países. «Su trabajo está basado en el tratamiento fotográfico de la mujer. Quiere contribuir al movimiento feminista, colocar a la mujer en sitios diferentes», aclara la CEO&Founder. No muestra a una modelo de revista, sino a una persona convencional.
 
 
 

Flores III

Laura Barone "tiene como objetivo con este proyecto romper con la imagen estereotipada de la mujer, quiere mostrarla de manera real". Para ella, el desnudo no es tabú, es arte que contribuye de una manera muy bonita al feminismo.
 
 
 
 

Hedy Lamarr

Por otro lado está la artista Kat Amo Odio, una ilustradora que ha centrado su trabajo en representar a mujeres de la historia: "Selecciona a personajes que han pasado sin pena ni gloria por el hecho de ser mujer" como el caso de Hedy Lamarr, a la que muchos conocen por sus películas, pero también es la madre del WIFI. Ella patentó- la primera versión del espectro ensanchado -base de las comunicaciones inalámbricas-.
 
 
 

Flores V

«La obra de muchas mujeres a veces se ha escondido, silenciado e invisibilizado. Sin embargo, las contribuciones masculinas, magníficas todas ellas, acaparan libros de texto, museos, y lo que es más importante, el imaginario colectivo, fomentando la creencia implícita y subyacente de que las mujeres no crean arte» ha explicado Kat Amo Odio.
 
 
 
 

Best buts

Acevedo explica además que artelowcost.net «tiene un modelo de negocio totalmente orientado al artista y a promover la cultura creativa», puesto que el 65% del beneficio de la obra es para él, el 34% está destinado a la galería y su poblicidad y el 1% es "donado anualmente a una ONG que promueve la cultura creativa, para seguir fomentando todo es te movimiento emergente". 
 
 
 
 

Ilustración minimalista

«Los artistas independientes que se suman a esta plataforma tienen mucho que contarle al mundo a través de su enorme talento y por eso los visibilizamos como artistas y como personas», concluye Acevedo.
 
 
 

AFUNDACIÓN VIGO 21 de marzo



La fotógrafa Virginia Rota exhibe en Vigo la mirada de la inocencia


 La fotógrafa ganó el VI Premio Galicia de Fotografía Contemporánea con una investigación sobre la belleza al margen del convencionalismo social




El mundo al principio", de Virginia Rota (Málaga, 1989), proyecto ganador del VI Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, certamen organizado por el Festival Outono Fotográfico, puede visitarse  hasta el próximo 21 de marzo en la sala de exposiciones del Teatro Afundación de Vigo.

"El mundo al principio" nace de la necesidad de regresar a la infancia, al tiempo de la inocencia anterior a la toma de conciencia del horror. Virginia Rota trabajó en este proyecto durante tres años, mano a mano con niños y niñas de entre cuatro y once años, a quienes la artista retrató y encomendó la tarea de capturar "la belleza" y "lo importante" con una cámara desechable de 27 fotografías, sin contar con la ayuda de personas adultas. 
 
Fruto de este encargo nace esta muestra, formada por las fotografías tomadas por los niños y niñas y sus propios retratos hechos por Rota, como un ensayo coral sobre la estética y los valores más intuitivos. La fotógrafa quería demostrar que el ser humano nace con una idea limpia de la belleza, que va abandonando a medida que madura y toma conciencia de lo abrumador que resulta el mundo.
 
 

 

martes, 3 de marzo de 2020

ARTE PARA REPENSAR EL MUNDO

 

 

AMALIA PICA EXHIBE SU OBRA EN EL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Amalia Pica, junto a su obra 'Diagramas de Venn (bajo el foco)' (2011).

 

 
La artista argentina radicada en Londres hará en el CAAC su primera exposición de gran magnitud en España. Con una selección de algunos de sus trabajos más conocidos, reflexiona sobre la censura y el pasado traumático en Argentina, la celebración y la protesta, y la escucha y el silencio.
 
La obra de Amalia Pica (Neuquén, 1978) forma parte de las colecciones de museos como la Tate Gallery de Londres, el Guggenheim de Nueva York o el Museum of Contemporary Art de Chicago. Con esta muestra de media carrera, llegó a Sevilla  el 14 de noviembre en una exhibición que durará hasta marzo del 2020.  
 
A través de esculturas, instalaciones, proyecciones y una performance ocasional, explora cuestiones relativas al lenguaje, la comunicación y la participación cívica. Se trata de una indagación sobre algunas de las preguntas heredadas del arte conceptual y que tienen que ver, por ejemplo, con el significado de las imágenes y su relación con el lenguaje, utilizando elementos encontrados y materiales en apariencia simples.
 
En las 14 obras expuestas, conviven tanto las alusiones a la censura en la dictadura argentina (en Venn Diagrams -under the spotlight-) como la celebración (en Procession- Reconfiguration- y Stabile -with confetti-). Una suerte de oda a la protesta y su dimensión lúdica. El espectador es interpelado a través de la participación, en una performance como la que propone A B C (línea) y el silencio introspectivo de Eavesdropping. La cotidianeidad del objeto diario y celebrativo se convierte en instrumento cívico en una exhibición que deja espacio a la interpretación del observador, siempre en el marco de la historia personal de la artista y su intencionalidad comunicativa. La obra de Amalia Pica a menudo se centra en un momento sin palabras, una pausa repleta de intenciones. Los colores y las formas se convierten en símbolos vehiculares, un lenguaje cromático visual que sustituye a la expresión oral de las palabras.
 
 
Amalia Pica (Neuquén, Argentina, 1978) es una de esas personas que hablan sonriendo, estrechando cualquier atisbo de distancia. Lo hace presumiendo de acento patagónico y diálogo transoceánico, abrazando esa alegría implícita que conlleva la empatía. Sobre ella gira su práctica artística. Sobre eso que tenemos en común: las dinámicas colectivas, los códigos compartidos, el cruce entre historias. La suya, confiesa, siempre se ha guiado por un deseo de ser artista mucho más grande que su capacidad de serlo. En humildad también es generosa. Pese a crecer viendo con fascinación los ensayos de teatro que su abuela dirigía, descartó pronto la interpretación por una cuestión corporal.
 
También la música por su mal oído, dice, y por el arte se decantó esquivando todas esas ideas asociadas al virtuosismo y pensándolo como un instrumento para pensar el mundo. Eso lo aprendió de otro artista argentino, Tulio de Sagastizábal, y una de sus clínicas, que recuerda como su maestro y el contrapunto perfecto al tono académico y antiguo de la Facultad de Bellas Artes de Buenos Aires, donde se formó.
 
Hoy es una de las artistas más sobresalientes del contexto internacional. Uno de los cuerpos de trabajo más personales y celebrados de su generación. Su paso por la Rijksakademie, en Ámsterdam, fue el primer escalón en ese ascenso, “dos años duros de diálogo con mi trabajo en los que opté por no dejar de hacer aunque la obra viviera en pleno conflicto”, dice. De su primera exposición individual nació Extraños (2008), la performance de dos personas que sostienen una banderola de fiesta evitando que toque el suelo, que en 2011 presentó en la Bienal de Venecia de Bice Curiger. Por aquel entonces ya vivía en Londres y rozaba los 33: “Ahí estaba yo, entre Rebeca Wichmann, Gabriel Kuri y Fischli & Weiss, alucinando con la disparidad de fondos que manejan los artistas en un contexto como ese. Mi obra la autofinancié con los 700 euros que tenía para hacerla, tratando de ser la artista que soy. Una contribución humilde con la que todavía me siento orgullosa y con la que, de golpe, pasé a ser, sin mucha fanfarria, una artista en el mundo”, explica.
 
'Memorial for Intersections #15' (2015).
Su paso por el Museo Tamayo en 2013 convirtió otra de sus obras, A B C (línea), en icono. Son sus conocidas formas traslúcidas de plexiglás, activadas por performers, que remiten a su fascinación por lo escenográfico, a esa formalidad que mira de cerca la pintura concreta y a esa idea de comunidad con la que generar situaciones en las cuales también ella pueda incluirse. “Esa idea de trabajar desde la intuición, la introspección y la soledad del taller tiene poco que ver con lo que me interesa: pensarnos desde un mundo colectivo e indagar en qué es lo que nos lleva a querer comunicarnos a pesar de ser algo difícil”, argumenta. Lógico con ese pensamiento es que esté en contra del momento Brexit.
 
'Orejas extendidas' (2017).
Cita la palabra suerte cada tres minutos, aunque ese éxito tiene más que ver con su mirada curiosa y esa desconfianza suya ante todo conocimiento adquirido, que se afana por descodificar. Lo hace con Diagrama de Venn (2011), una de sus obras más conocidas, que nos recibe en su exposición en el CAAC de Sevilla dando la bienvenida a su primera individual en España. La instalación se activa cuando dos o más visitantes entran en la sala, disparando luces de colores. Una acción que parece inocente, pero actúa como una crítica implícita a la represión de la libertad de expresión ejercida por la dictadura argentina, que en los años setenta prohibió las agrupaciones sociales y políticas públicas y eliminó de la escuela primaria las enseñanzas de la teoría de conjuntos, las matemáticas modernas, al considerarla una amenaza en tanto que pensamiento subversivo. “Me pareció un claro ejemplo de un esfuerzo amplio por homogeneizar imaginarios, aunque no me interesa tanto la Historia con mayúsculas como esos episodios más anecdóticos en los cuales se dan situaciones absurdas y que se manifiestan visualmente. Solemos creer que las ideas son inamovibles, pero hay temas, muchas veces nimios, en los que no hay una opinión del todo formada, y es ahí donde yo encuentro mi campo de acción”, explica.
 
En su diatriba sobre el lenguaje visual de los objetos y su capacidad (o no) de comunicación, Amalia Pica revisa el poder de la cacerola como utensilio de protesta, el tambor como vehículo para la reivindicación o el confeti como imagen de lo festivo. Lo vemos en algunas de sus mejores obras en la exposición. Momentos efímeros congelados en el tiempo, como si hubiésemos llegado tarde a la fiesta. Lo inesperado sostenido a la necesidad compulsiva de aferrarse a ese momento fugaz de alegría. “Hay algo en el hecho celebrativo que ofrece resiliencia. Incluso disfrutar de algo que no es disfrutable es un acto subversivo. En ese sentido, si alguien sale de mis exposiciones sintiéndose más leve o con ganas de hacer algo, hay para mí un potencial político alto que da sentido a mi trabajo en el arte. Hablo de la complicidad con el otro, que puede llevarnos a pensar que el mundo puede ser de otro modo. Otro posible. Y no hablo de esa demanda por la felicidad individual utilizada tanto hoy en día hasta por el Gobierno y su política institucional. Me refiero a otra cosa: a la posibilidad de optimismo”.
 
HASTA EL 15 DE MARZO